“山圍故國周遭在,潮打空城寂寞還”—南京是一座充滿迷思的城市,
無論是作為帝都的興衰更迭,還是作為風(fēng)景的梅雨氤氳,均賦予了它令人感傷的陰性氣質(zhì)。而對于以追憶舊時繁華見長的南京藝術(shù)家,如何將精致化的語言傳統(tǒng)運用于當代情感表達,便構(gòu)成了一種挑戰(zhàn),具體到女性藝術(shù)家,則在于如何走出閨閣體的情趣化表現(xiàn)范型,呈現(xiàn)出更為真實的內(nèi)心圖景。事實上,自1980年代所謂“新文人畫”漸成風(fēng)氣以來,南京的水墨領(lǐng)域從不缺乏富有才情的女性藝術(shù)家,她們一方面秉承了傳統(tǒng)文人畫的筆墨趣味一方面引入了時代氣息并最大限度地做出了現(xiàn)代意味的探索。然而這樣的推進到了1990年代中期陷入困境,排除商業(yè)的因素,造成這種局面的原因或許仍然在于“文人畫”何以為“新”,
而作為藝術(shù)個體又如何能面對當下重塑自我的問題。
喻慧、姚紅、潘東籬三位畫家的藝術(shù)創(chuàng)作均脫胎于“金陵傳統(tǒng)”,在切入到當代語境的過程中,又與女性主義、觀念藝術(shù)等國際潮流保持距離,在對中國傳統(tǒng)與西方經(jīng)典的領(lǐng)悟中不斷深化著個人的語言形式,力圖超越一個地域性身份的自我。
喻慧:象征永恒的石頭
以工筆花鳥見長的喻慧于2000年左右開始“山石系列”的創(chuàng)作,這樣的轉(zhuǎn)變看似偶得于“古畫的啟發(fā)”(畫家自語),卻又必然地回應(yīng)了她在那個階段的思考與感受,正如在《創(chuàng)作有感》所言,“多年過去,我從臨摹宋華開始,在花鳥畫中不斷做加法,以密集來渲染氣氛,追求宋詞式的個人感傷。隨著內(nèi)心的成長,唐詩般天地壯闊的自信吸引著我,減離了小花小草,選擇石頭作為畫畫的主題,開始做減法,減去了閑情逸致,增加了空靈和力量。技巧已經(jīng)變得不那么重要,不再是自我表達的障礙。我循著感覺一張一張畫出來,繪畫的過程,也是自我認知的過程,承載著我向著一個未知的方向前行?!?/p>
“未知”意味著啟程,也意味著告別。在我看來,作為表達“個人感傷”的花鳥題材之所以不再能滿足喻慧的創(chuàng)作欲望,不僅僅是因為“內(nèi)心的成長”所帶來的“自信”,在更大程度上還意味著自我懷疑和對既往認知的不確定,當時間的流速在生命的某個節(jié)點上忽然變得如幻影般湍急,畫家的心緒顯然再無法流連于“閑庭”里的花草,她需要更為肯定的物象來印證自我的存在感,創(chuàng)作于2004年的《掠影》便是在這樣的向度上表達了她對于短暫與永恒的思考。在這件作品中,畫家動用了電影特寫般的近景構(gòu)圖,將一座山石的局部充滿整個畫面,只在位于上方的一角留出小小的空白,飛鳥從那里掠過,留下驚鴻一瞥的視覺殘影。在這里,山石之于永恒的隱喻令人一望可知,而那飛鳥卻在表征生命短暫的同時,隱現(xiàn)著奮力一搏的內(nèi)心幻象,某種白日夢般的失重感亦因此而被強調(diào)出來。完成于同一時期的《故園時光》則將這種失重感弱化在更為縝密的布局里:四座山石以條屏的形式展開,飛落在山石兩側(cè)的鳥彼此顧望,將觀者的視線束攏于畫面內(nèi)部,經(jīng)由這樣的調(diào)度,“石頭拉近了,距離改變了,觀看方式改變了,觀念其實也改變了”(畫家自述)。山石在此徹底擺脫了舊式文人雅玩的意象,成為直面存在的敘事主體,訴說著時間的無涯、生命的無常。
循著這樣的內(nèi)在軌跡,喻慧對于生命的追問不可遏制地推向縱深:“面對浩瀚宇宙,永恒是一個多么不確定的概念”。在2010年之后所繪制的“鏗鏘玫瑰系列”中,象征著永恒的石頭也碎裂了,其飛裂之勢蓄含著毀滅和再生的雙重能量,在這樣一種極具顛覆意味的表達中,喻慧也是將精雅完整的文化傳統(tǒng)置入充滿分化、失衡危險的當代語境之中,完成了一次自我的反觀。
潘東籬:“畫家就像巫師”
潘東籬不喜歡談理論,她認為“線條本身就包含了理論”,換句話說,相對于意圖的闡釋她更相信語言本身的說服力。這或許能夠部分地解釋,為什么她的作品充滿了詭異的想象,卻并不給人以瘋狂感,因為想象可以瘋狂,而描繪瘋狂的那只手卻必須保持工匠般的冷靜,在潘東籬看來,眼睛和物象之間的距離是造型精準與否的前提,表達和情緒之間的距離則是表達本身能否成立的前提。將情感控制在“線條”之中,或者說,通過對每一個物象的過濾性描繪,本不可言說的白日夢得以被精確傳達,這或許是潘東籬的繪畫最具魅惑力的地方。
以早期作品《蛻變》為例,畫面以一只昆蟲為主體,通過尾翼掙脫空殼時的最后一擺,構(gòu)架出極具力度感的弧線造型。對于這一意象,畫家或許并沒有預(yù)設(shè)明確的語義,而僅僅是在筆墨的暈染中體會著一個形象從無到有的生成快感,但那個長著人臉的精靈卻必然給人以種種聯(lián)想,它的攀爬姿態(tài)、大容量的腦袋、性感的大腿、幻影般的手,無不指向某種超現(xiàn)實的生命渴望,但藤蔓的纏繞以及那層欲蛻還留的硬殼,卻又暗示著現(xiàn)實的重負和自我糾纏的心理羈絆。
美艷、詭異、被拉長的額頭、人面與蟲身的曖昧混雜,潘東籬在《蛻變》中塑造的這一精靈形象酷炫而奇幻,具有強烈的動漫色彩,這樣的趣味傾向或許和她從事動漫創(chuàng)作的經(jīng)歷有關(guān),而另一方面,由于經(jīng)常給兒子講故事,西方的魔幻文學(xué)、神話故事、甚至百科全書中的物種概述,都會成為她的靈感來源。在創(chuàng)作于2012年的《麥穗》中,這個精靈化身為麥穗棲息于半個蘋果之上,蘋果的剖面大而粉嫩,猶如人體的臀部呈瓣狀對稱打開,它暴露在外的子房室、黑色的核以及具有插入感的果梗均給人以色情的聯(lián)想。它的后面是城市景觀,隱約的暖黃在上空彌漫著,猶如黑暗中的一抹光亮。麥穗精靈翹首引頸卷翹在蘋果的邊緣,勾住果梗的尾巴與頭部的尖角形成妖媚的弧線,它意欲何往我們卻無法參詳。
正如潘東籬自己所言,“畫家就像巫師,必須具備三樣?xùn)|西:魔瓶、掃帚、貓頭鷹?!比绻f掃帚是想象力、貓頭鷹是敏感度、魔瓶是創(chuàng)造力的話,那么前兩者在她是與生俱來,而魔瓶里的東西則是她信手拈來:一塊布,一張撲克牌、一根麥穗、一只蘋果乃至海螺、豆莢、蚊子、鳥、機械零件、面包、樹,凡此種種經(jīng)由她的點化皆成奇妙景象。在創(chuàng)作于2012年的作品《讀書》中,她直接借用了西方繪畫中的經(jīng)典圖式,將
揚 · 凡 · 艾克的《喬凡尼 · 阿爾諾芬尼夫婦肖像》中的男性人物拆分為正面和側(cè)面兩個形象(猶如卡爾維諾將他的“子爵”分成“兩半”),正面的形象雖然在整體上保留了原作的造型,但已然轉(zhuǎn)化為地道的東方人物,且挽帶著民國遺少的頹廢氣質(zhì)。他一手托著撲克牌,一手提著用于工程測量的垂直線,細若無骨的腳踩著骷髏,給人以詭異的心理暗示。而左側(cè)的人物則以“阿爾諾芬尼先生”的禮帽為特征,勾畫出一個現(xiàn)代西方男性的側(cè)影,他登高遠眺,仿佛畫面之外有什么在吸引著他。在這件作品中,潘東籬以她出色的想象力完成了一次造型的幻術(shù),而那些取自于魔瓶里的平常之物:蘋果、書、鳥、測量器、機械零件、拱形門等等,皆以向那位尼德蘭畫家致意般的精微與細膩,營造出一個魔幻與科技混雜的幻境世界,既像在回望經(jīng)典,又像在占卜未來—如果說她是一個繪畫的女巫師,那么,她的作品就像置放在內(nèi)室桌面上的水晶球,映現(xiàn)著那些既幽閉又瘋狂的激情與想象。
姚紅:“御風(fēng)而行”
看姚紅的《馭風(fēng)》系列自然會想到莊子的《逍遙游》,其中的“列子御風(fēng)而行”無疑就是她的畫中所繪,而后一句“泠然善也”則對應(yīng)了順于自然的心靈境界。具體到姚紅的畫面,這種境界首先是通過男子的形象來加以轉(zhuǎn)換的,其獨特之處在于:相對于女性,男性一直是道義與責(zé)任的擔(dān)當者,由此而具有沉重感,而姚紅恰恰要以自身的線條解構(gòu)這種沉重,賦予他輕逸的品質(zhì)、自由的美感。
關(guān)于線條,姚紅有她隱秘而堅執(zhí)的嗜好:“在傳統(tǒng)繪畫藝術(shù)中,我最賞其用線造型那些輕盈與穿透的部分。它們有如‘隱身術(shù),可將實體消弭?!边@種嗜好也延伸到她對草書的理解,她自承草書行筆的不羈與空間感對她的線條運用影響同樣巨大—在她的畫面中,線的走向并不附著在人體的結(jié)構(gòu)上,因而有種“不講理”的味道,對于形象的塑造則更重動作的準確性,而不在于對骨肉結(jié)構(gòu)的還原。這種個人語言形式的形成,其實勾連著中國古典繪畫的深邃之處,在她看來,“西方的天使仍有體重”,而在類似顧愷之、展子虔這樣的中古大師那里,“輕”、“薄”、“透明”乃是精神性境界的真正體現(xiàn)。
《馭風(fēng)》將《史記》中“刺客列傳”的意象入畫,“是取其自主行動的馳騁與生命戛然而止的絕決?!眰b士們處于動態(tài)中的肢體,正好可以體現(xiàn)她對線條的繪畫性和書寫性的理解。而在主題意識方面,她盡量弱化人物的時代與身份感,凸顯其飄離于現(xiàn)實之外的風(fēng)姿,以她自己的話來說,就是畫出了“男飛天”。
必須提及的是,在致力于人物透明感的同時,男性本身所負荷的“重”作為一種對比性的呈現(xiàn),則外化于畫面的樹木部分,這也正如她自己所言,“我畫中的人物造型,便取這輕盈與通透一格,而對其內(nèi)心復(fù)雜與無限的描繪,則移至近傍的樹木。樹木的某些部分被表現(xiàn)得精微而多變,精微中的形勢變化又如山川丘壑,令人神馳?!薄霸诋嬛腥宋锏拿枥L上使用纖細的白描手法,是為高音區(qū)的輕盈;對于樹樁樹枝,我希望它們成為低音聲部。試圖以此取得較寬的視覺跨度。”正是在人物與樹木、高音與低音、輕與重的參差對比中,姚紅企及著她所癡迷和追尋的古老境界,并得以完成“對既有生活的一次擺脫”。